martes, 28 de abril de 2015

TITE CURET ALONSO

Catalino Curet Alonso nació en el pueblo de Guayama en Puerto Rico. El padre de Alonso era un profesor de idioma español y músico en la banda de Simón Madera. Tenía dos años en 1928 cuando sus padres se separaron, su madre y la hermana se trasladaron a Barrio Obrero en Santurce con su abuela. La vida en este barrio y sus experiencias allí influenciaron su música. Su abuela lo crio y recibió educación primaria y secundaria. En 1941cuando tenía 15 años, escribió su primera canción. En su niñez sus amigos eran Rafael CortijoIsmael Rivera yDaniel Santos.
Después de que se graduara en la secundaria, ingresó en la Universidad de Puerto Rico en donde estudió periodismo y sociología. Trabajó para el Servicio Postal de los Estados Unidos por más de veinte años. Mientras tanto también estuvo componiendo canciones. En 1960 él se trasladó a Nueva York y trabajó para el periódico “La Prensa" como periodista de los deportes. En 1965, Alonso encontró al percusionista y cantante de salsa Joe Quijano, quien por primera vez llevó al disco una composición suya, titulada "Efectivamente". Alonso desarrolló un estilo único que se conoce como "salsa con una conciencia". Escribió canciones sobre temas sociales y románticos que hablaron de los negros pobres y de las dificultades a las que se enfrentan. También centró muchas de sus canciones en lo que el llamó la belleza de los negros caribeños.
En 1974 graba con su voz el álbum "Aquí estoy con un poco de algo", para el sello WS Latino. A través de su vida, Alonso compuso más de dos mil canciones. Algunos artistas que intrepetaron sus canciones son: Joe QuijanoWilkinsCheo FelicianoCelia CruzLa LupeWillie ColónTito RodríguezOlga GuillotHéctor LavoeRay BarrettoTony CroattoTito PuenteIsmael MirandaRoberto RoenaBobby ValentinMarvin SantiagoWillie RosarioChucho AvellanetAndy MontañezRafael CortijoTommy Olivencia , Frankie Ruiz y Ruben Blades. Su canción Las Caras Lindas (De Mi Gente Negra) registrada por Ismael Rivera, es considerada por muchos como obra clásica.

MANGO EL GRUPO DEL CARIÑO
El Grupo Mango se organizó en Caracas, Venezuela en el año de 1973 y rápidamente se constituyó en una de las bandas salseras referenciales de dicha década, tanto así que fue bautizado inmediatamente por sus seguidores como “El grupo del cariño“, lo que lo catapultó como una de las más importantes del género a través de los años.
Sus miembros fundadores fueron: Moisés “Ajoporro” Daubeterre (Piano, Cantante), Freddy Roldán (Vibráfono), Argenis Carmona (Bajo), José “Cheo” Navarro (Timbal), Gustavo Quinto (Congas, Percusión), Luís Enrique Gamboa (Bongó, Campana, Percusión), y Joe Ruíz (Cantante).
La influencia inicial de la banda sería el exitoso Sexteto de Joe Cuba, que marcó época en Nueva York durante la década anterior, con aquel sonido producido por el vibráfono, piano, timbal, bajo, y congas. Al Mango, como también se le empezó a llamar a esta agrupación, se le distinguía por ser la primera banda en Venezuela en incluir un vibráfono, ejecutado magistralmente por Freddy Roldán, junto a las descargas de los percusionistas Luís Gamboa, Cheo Navarro, y Gustavo Quinto, y las inspiraciones y soneos de la leyenda Joe Ruíz, y Moisés “Ajoporro” desde su caliente piano.
Esta es el último de cinco LP’s grabados por esta agrupación entre 1975 y 1983, dos para CBS-Columbia -en 1975 y 1976-, dos para Integra -en 1979 y 1981- y este que presentamos en este post en 1983 para Sono-Rodven. Se destacan cortes como Mango MangueEmergencia,SonaréPepe El Toro y Pa’ Mi China, aunque en realidad todos los tracks son excepcionales y con todo el sabor y calidad sonora propia de este sexteto.
La banda sorprendió a propios y extraños en 1976 recibiendo el premio Record World en Nueva York como “el Mejor Sexteto del Mundo”.

jueves, 2 de abril de 2015

ORQUESTA INFANTIL LATINA SIMÓN BOLÍVAR (OILSB)

Para enaltecer el legado musical de la Fania y con el nombre “Viva la música” la Orquesta LatinoCaribeña Simón Bolívar rinde un gran homenaje y celebra la trayectoria de esta agrupación con una gran fiesta donde Intepretarán temas emblemáticos y realizarán un viaje a través de la historia y los éxitos que han caracterizado a esta agrupación que ha llegado al corazón de millones de seguidores por más de 50 años.
En las filas de Fania All Stars estuvieron músicos como Larry Harlow, Richie Ray, Papo Lucca, Monguito Santamaria, Yomo Toro, Bobby Valentin, Ray Barreto, Roberto Roena, Johnny Pacheco, Louie Ramírez, Willie Colón y cantantes como Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Santo Colón, Adalberto Santiago, Pete Rodríguez, Celia Cruz y Rubén Blades, todos ellos intérpretes que hoy en día son iconos y referencias en la música latina a nivel mundial.
Como parte de la expansión de géneros populares dentro de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y con la intención de llegar cada vez a más niños y jóvenes se crea la Orquesta Infantil Latina, integrada por más de 25 jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años la cual debutará en este gran homenaje presentándose en el mismo escenario junto a la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar, contando además con la participación especial de la Orquesta Latina del Núcleo 23 de Enero.
Viva la música: Homenaje a los 50 años del sonido Fania se llevará a cabo en la Concha Acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido también como Parque del Este, el próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 3:00 p.m. La entrada es libre.



https://www.youtube.com/watch?t=60&v=c7l0w53N7WI
Directores: Juan Morales y Alberto Vergara
Presentación y Debut en el Parque Francisco de Miranda el 14 de Diciembre de 2014, Homenaje a los 50 años de la Fania
Aquí el tema interpretado por la Orquesta Infantil Latina Simón Bolívar es “La Banda” que popularizaron dos gigantes de la salsa como lo son el desaparecido cantante puertorriqueño Héctor Lavoe y el músico, cantante y director newyorquino Willie Colón.  Los solistas en este tema son: Eskary Gascón, Gabriel Pinzón, Carlos Gabriel Regalado y Esmeralda Piñero.

https://www.youtube.com/watch?v=y4PtYJYJb5M
Tema: Caramelo al kilo, popularizado por la Sonora Matancera con la magistral voz de Celia Cruz.
Dirección Alberto Vergara.

GILBERTO VALDÉS COMPOSITOR ARREGLISTA Y DIRECTOR DE ORQUESTA

 Valdés

Gilberto Valdés Valdés (1905-1972). Destacado compositor y director de orquesta cubano de música popular y de concierto. Llamado por Alejo Carpentier “especie de Gershwin criollo”.
Nació en Jovellanos, Matanzas, el 21 de mayo de 1905. En su ciudad natal realizó los primeros estudios musicales. En 1920 se trasladó a Cárdenas donde ingresó en la filial del Conservatorio Payrellade de esa localidad. En sus años de adolescencia integró la orquesta de José Raventós, en Jovellanos, en la cual tocó flauta y clarinete.
En La Habana cursó estudios de composición con el maestro español Pedro San Juan y materias teóricas con el profesor Hernández Pilato, al tiempo que estudiaba contabilidad.
Su carrera como músico profesional comenzó en la orquesta de Alfredo Brito. También trabajó como flautista y saxofonista con la orquesta Hermanos Lebatard y dirigió por un tiempo la orquesta del cabaret La Verbena, en la cual tocó, como pianista, el luego famoso chansonier Ignacio Villa, Bola de Nieve. Años más tarde Gilberto Valdés completó su formación musical en Estados Unidos con David Saperton, entre otros maestros.
Entre las décadas de 1930 y 1940 Gilberto Valdés compuso varias obras en un estilo similar al de Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán, como las piezas orquestales  "Danza de los braceros", "Liko tá tumbé" y "Guaguancó". En esa faceta de su producción se destaca "Evocación negra", pieza lenta en el estilo de los lamentos y los afros, pero en una extendida tonalidad neo-expresionista.
En 1935, en el teatro Principal de la Comedia la cantante Rita Montaner con el pianista Rafael Betancourt, estrenó un grupo de composiciones de Gilberto Valdés concebidas para soprano y piano: "Bembé", "Baró", "Tambó" y "Sangre africana", obras de concierto referidas al folklore afrocubano, por muchos años preterido de la cultura “oficial”. A partir del mismo año Valdés se presentó en el programa Sensemayá, de la emisora de radio CMCF dedicado a difundir la música afrocubana.
Gilberto Valdés fue uno de los cercanos colaboradores con los cuales contó Fernando Ortiz en sus investigaciones musicales folklóricas. En 1937, con el apoyo de Ortiz, la Alcaldía de La Habana y el Departamento de Turismo de la Ciudad, Valdés dirigió tres conciertos con su música en el Anfiteatro de la capital –uno de ellos gratuito para el público– al frente de una orquesta integrada por sesenta músicos, un nutrido coro de voces y los mejores percusionistas populares que en ese momento existían en Cuba, con el cantante Alfredito Valdés y Rita Montaner como figura principal. Entre las obras presentadas en esos conciertos se encontraba Ilé’nkó-Ilé’nbé, obertura para soprano, barítono, coro y orquesta, una de sus composiciones primordialmente escritas en lengua yoruba.
Gilberto Valdés se destacó en la década de 1930 por haber sido el primero que escribió obras con extensos pasajes cantados en lenguas africanas; el primero también en incorporar cantos y toques enteros del repertorio religioso afrocubano a obras orquestales y en incluir ejecutantes de la música de la santería en las agrupaciones sinfónicas. Todo ello le valió duras críticas, en especial, la del español Adolfo Salazar, quien opinó en sus Estudios afrocubanos que la obra de Valdés era “una música primitiva, música que parece hallarse en una etapa ancestral del arte, cuando (...) no existían aún las fórmulas de cocinar el arte en los conservatorios y en los tratados de composición”.
Si bien algunos críticos veían con aprehensión las obras de García Caturla y Roldán, reservaban sus críticas más duras para las de Gilberto Valdés, en las que figuraban músicos callejeros. Lo acusaron absurdamente de intentar revivir “formas musicales de un estadio inferior de desarrollo con la intención expresa de avergonzar a la comunidad negra”.
En mayo de 1940 grabó para RCA Víctor, con orquesta, cuatro de sus composiciones: "Tambó" (danza-afrocubana), "Rumba abierta" (rumba), "Sangre africana" (danza-afrocubana), y "La conga viene ya" (conga). Por esos años Miguelito Valdés popularizó, con la Orquesta Casino de la Playa, uno de los famosos pregones: "Ecó". En 1942 Celia Cruz ofreció un recital de casi todos sus pregones en RHC Cadena Azul, respaldada al piano por Isolina Carrillo. A inicios de 1944 la Orquesta Filarmónica de La Habana ejecutó su canción de cuna "Ogguere", con Wilhelm Steinberg como director y la soprano Berta Villa. En abril del mismo año se tocó "Rumba abierta", también bajo la conducción de Steinberg. En 1945 Erich Kleiber al frente de la Filarmónica estrenó "Danza de los braceros" en el teatroAuditórium, pieza que figuró en varios conciertos de la temporada.
Desde mediados de 1940 Gilberto Valdés vivió fuera de Cuba. En Nueva York fundó la primera orquesta con formato charanga de esa ciudad en la cual, ya por entonces, bien cotizadas agrupaciones “de música latina” tocaban piezas suyas en escenarios exclusivos, si bien con arreglos que simplifican sus complejidades rítmicas, melódicas y armónicas.
Machito incluyó "Que vengan los rumberos" entre las primeras grabaciones que hizo con su orquesta en 1942; poco después grabaron números suyos las orquestas de Xavier Cugat ("Ecó" y  "El botellero"), Carlos Molina ("Koki Kocá") y otras.
Entre 1946 y 1956 Gilberto Valdés fue director musical de la compañía de ballet de Katherine Dunham con la cual recorrió varios países de Europa. En ese periodo, cuando lo permitían los contratos, visitaba La Habana y hacía presentaciones esporádicas. Fueron muy publicitadas sus actuaciones en 1948 al frente de una orquesta creada al efecto en la emisora Cadena Azul, con Miguelito Valdés como intérprete de su música.
En esa década escribió partituras para varias películas, entre ellas, las producciones cubanas Sucedió en La Habana y Mi tía de América.
La firma Montilla editó dos discos de larga duración a inicios de la década de 1950 con Valdés a cargo de las orquestaciones y en la dirección de la orquesta de Cámara de Madrid. El primero de ellos, Cuban Ballet es una suite de obras de su autoría. Piezas que se encuentran muy desarrolladas orquestalmente, con utilización de múltiples recursos; destaca el papel de la percusión como protagonista, sin que este resulte excesivo o abrumador. El otro disco publicado por Montilla, hoy lamentablemente fuera de catálogo al igual que el anterior, es Hi Fi in the Tropics, muestra de piezas populares cubanas (danzas, boleros, canciones de varios autores) en la que incluyó su conocida conga "La conga viene ya".
Gilberto Valdés ofreció su primer concierto en el Carnegie Hall en 1954 y otro en 1959. Tras el triunfo de la Revolución regresó a Cuba y ocupó cargos de importancia como presidente de la Asociación de Compositores de Cuba, y director del Instituto Nacional de la Industria Turística de Cuba. En esa etapa trató de impulsar la construcción de instrumentos autóctonos afrocubanos y otros de su invención como la “valdímbula”, especie de marímbula ampliada con sesenta flejes que imitaba el sonido de los tambores rituales afro-cubanos. Con ese instrumento realizó grabaciones que luego se publicaron comercialmente.
En 1960-61 dirigió la Gran Orquesta Típica Nacional, integrada por sesenta y cuatro músicos escogidos entre los mejores instrumentistas del país, experiencia que quedó registrada, gracias a la firma cubana Puchito, en un excelente disco de danzones profusamente orquestados e inmejorablemente interpretados. Una de las piezas, su danzón Barbudos, desapareció en las ediciones del disco que se hicieron en el extranjero. En Cuba no se reeditó la placa.
A inicios de la década de 1960 apareció también su disco La música del maestro Gilberto Valdés (Panart) con una big band que, al igual que en el caso de la Gran Orquesta Típica, reunió a verdaderas estrellas de cada instrumento.
Escribió la música de la obra teatral El solar (con libreto de Lisandro Otero y coreografía de Alberto Méndez) que permaneció largo tiempo en cartelera. Dirigió la orquesta en un larga duración de la soprano Georgia Gálvez, en el cual se incluye Ogguere. Hasta 1964 trabajó (compuso música, dirigió orquestas) para el Ballet Nacional de Cuba y el Ballet de Danza Moderna de Cuba.
A mediados de la década decidió regresar a Nueva York. Allí dirigió una orquesta tipo charanga con la cual hizo algunas grabaciones. Falleció el 12 de mayo de 1972.
Sobre Gilberto Valdés, Alejo Carpentier escribió en su Breve historia de la música cubana: “especie de Gershwin criollo, que nos ha dado una Rapsodia de pregones y varios poemas sinfónicos afrocubanos para orquesta. Sin embargo, a pesar de sus ambiciones expresivas, Gilberto Valdés nos resulta más interesante en su Rumba abierta, para orquesta, llena de desparpajo y gracia, en sus páginas breves para canto y orquesta –"Ogguere"– o para voz y piano –"Baró"–, en la que se nos muestra tan amablemente espontáneo, criollo, fantasioso, en virtud de una cierta familiaridad con los materiales tratados que se basta a sí mismo, sin exigir mayores búsquedas”.

Discografía
Lp Montilla 92: Cuban ballet –Orquesta de Cámara de Madrid dirigida por Gilberto Valdés.
Composiciones y arreglos de Gilberto Valdés.
Lp Montilla 94: Hi Fi in the tropics –Orquesta Montilla dirigida por Gilberto Valdés. (Orquesta de Cámara de Madrid).
Lp Puchito-SP-114: Gran Orquesta Típica Nacional. Director: Gilberto Valdés.
Lp Maype 180: Rezo de santo –Ritmo de santo de la tierra de África en Arará.  Acompañamiento con valdímbula. Director del conjunto: Gilberto Valdés. Narradora: Prof. Carmelina Poldo. Reeditado como Lp Teca 733 “Santería Cubana”.
Lp Panart 3101: La música del maestro Gilberto Valdés –Con su orquesta

TITO PUENTE EL REY DEL TIMBAL

Nacido en 1923 en Harlem, (New York, USA), Tito Puente, estudia el piano, el órgano, el vibráfono, la batería, los timbales y la conga y desde los trece años trabaja como un profesional en diversos grupos locales. 
Después de haber pasado por la orquesta de Noro Morales, y por la de Machito, la Segunda Guerra Mundial, lo lleva a la marina. Allí conoce a Charles Spivak, jefe de orquesta y ex-trompetista de Glenn Miller, y aprovecha para familiarizarse con la técnica de los arreglos y la composición. Los tres años de estudios en la "Julliar School" de Nueva York, de 1945 a 1948, constituyen el final de su aprendizaje y decide formar su propia orquesta en 1948, con la cual se incorpora a la lucha por ser uno de los grandes músicos protagonistas del mambo, que entonces emergía con fuerza en los ambientes latinos de New York. Desde entonces, aliando modernidad y tradición, este músico extraordinario, compositor talentoso de temas como, "Ran Kan Kan", "Oye como va" y otras, se convierte en un gran amenizador y figura imponente en el escenario, y practicamente toca la mayor parte de los estilos latinos, marcándolos con su impronta personal. En los años ochenta, interviene asiduamente en el show televisivo de Bing Cosby y en 1992, protagoniza el film, "El rey del Mambo". Hoy por hoy sus clásicos y composiciones se oyen por doquier: "Oye cómo va" y "Para los rumberos" han sido grabadas por leyendas del rock como Carlos Santana, amigo y admirador suyo. Sus álbumes "El número 100", "El Rey del Timbal", "Cuban Carnaval", "Puente in Percusión", "Dance Manía" y "Top Percusión", conforman piezas clave de los coleccionistas aficionados al latín jazz. Su música influyó decisivamente en el desarrollo de la música latina, hasta el punto de que ya hay cátedras oficiales sobre su modo de percusión en varias universidades. Obtuvo 11 nominaciones a los Premios Grammy y logró 4 de ellos; ha recibido varias condecoraciones presidenciales por su fomento a la música popular y su labor educativa. Fundó en los años 80, de la mano de Joe Conzo y Roberto Rodríguez, el "Tito Puente Scholarship Fundation", encargado de ofrecer becas a jóvenes talentos. En 1997 Tito grabó "50 Years of Swing", una recopilación de éxitos con la que celebró sus cincuenta años en la industria musical; además fue elevado al Salón de la Fama del Jazz junto a grandes estrellas como Nat King Cole, Miles Davis, Rey Charles y Anita O'Day. Fue en su último concierto en público, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, cuando se le detectó una arritmia cardiaca que se buscó corregir en una intervención quirúrgica, pero su corazón no soportó la operación. Fallecía el "Rey del Timbal" un músico que con la sonrisa siempre en los labios se ganó el respeto de sus contemporáneos. La última vez que lo pudimos ver sonreír fue en la extraordinaria película de Fernando Trueba dedicada al jazz latino y titulada "Calle 54". Apenas unos meses después su sonrisa se truncó para siempre.

Resultado de imagen para tito puenteResultado de imagen para tito puenteResultado de imagen para tito puente

jueves, 26 de marzo de 2015

NINON SEVILLA

Emelia Pérez Castellanos, conocida artísticamente como Ninón Sevilla (La Habana, Cuba, 10 de noviembre de 1921), es una bailarina, cantante y actriz mexicana de origen cubano. Fue considerada por muchos como la máxima exponente del llamado cine de rumberas de la época de oro del cine mexicano en las décadas de 1940 y 1950.
Emelia Pérez Castellanos1 nació en La Habana, el 10 de noviembre de 1921. Fue criada por una tía en Centro Habana y por su abuela, que era una mujer con gran devoción católica. Se educó en un colegio de monjas. Sintió vocación religiosa y pensó en convertirse en monja misionera. Sin embargo, pronto descubrió su habilidad para la danza, a lo que se sumaron sus rasgos felinos, sus hermosas piernas y su escultural figura.
Adoptó su nombre artístico en homenaje a la legendaria cortesana francesa Ninon de Lenclos. Empezó a bailar con éxito en centros nocturnos y cabarets de Cuba.2 Más tarde, comenzó a trabajar en el coro de los comediantes cubanos Mimí Cal (creadora del personaje de Nananina) y Leopoldo Fernández, creador de Tres Patines. En ese entonces hacía pareja con un bailarín llamado Horacio.
Ninón llegó a México contratada para trabajar en el Teatro Lírico de la Ciudad de México contratada por el empresario conocído como El Papi Cortés. Eventualmente la buscaron para formar parte del espectáculo encabezado por Libertad Lamarque. Debutó en esta compañía en el Teatro Degollado en Guadalajara. El éxito de su número musical le acarreó los celos profesionales de la Lamarque.3 Gracias a Ninón y al músico Kiko Mendive, también arribó al país Dámaso Pérez Prado, quien se convertiría en el llamado "Rey del mambo", ritmo al que Ninón contribuyó a poner de moda en sus cintas.
No tardó en verla en un espectáculo en el Teatro Lírico el productor de cine Pedro Arturo Calderón, quien le ofreció trabajar en el medio fílmico. Su debut cinematográfico fue en la cinta Carita de cielo (1946), con María Elena Marqués y Antonio Badú. A partir de ese momento, Ninón se convirtió en artista exclusiva de Producciones Calderón. Tuvo ofertas de parte de estudios como Metro-Goldwyn-Mayer y Columbia Pictures, pero a Ninón no le interesaba trabajar en los Estados Unidos.4
actriz-ninon-sevilla1-580x795Desde un principio se distinguió por la excentricidad de sus peinados y su forma de vestir, pero fue el director Alberto Gout quien la consolidó como una gran figura erótica del cine mexicano. Ninón se consagró gracias a cintas clásicas de Gout como Aventurera (1949), considerada por la crítica como la obra maestra del llamado cine de rumberas. Bajo la batuta de Gout, también filmó Sensualidad (1950), al lado de Fernando Soler, Mujeres sacrificadas (1952), con Roberto Cañedo, y Aventura en Río (1953), filmada en Brasil, donde Ninón era un verdadero ídolo. Además de Gout también contribuyeron al esplendor de Sevilla, Emilio "El Indio" Fernández, quien la dirigió en una de sus mejores cintas: Víctimas del pecado (1951); Julio Bracho, quien la dirigió en Llévame en tus brazos (1954); Gilberto Martínez Solares en Mulata (1954), donde alternó con Pedro Armendáriz, y Alfredo B. Crevenna en la cinta de culto Yambaó (1956).
En ese cine de rumberas musical de la "época de oro" del cine mexicano, Ninón Sevilla internacionalizó el icono de la rumbera como ninguna otra: fue el perfecto arquetipo en varios filmes, en los cuales una "mujer caída" se dignificaba a través de la danza. Ella misma montaba las difíciles coreografías de sus filmes, y fue la primera en introducir movimientos alusivos a la santería en sus bailes y de reconocer la influencia de la cultura afro-caribeña en las tramas. Sevilla tuvo en su mejor momento enormes foros, decorados espectaculares, vestuarios deslumbrantes, técnicos de primera y alternó con grandes figuras del cine iberoamericano.
Para la década de 1950, Ninón Sevilla había consolidado su imagen de símbolo sexual y era una superestrella. Su éxito la llevó a ser reconocida en países como Brasil y Francia. En 1955, cuando ejercía la crítica de cine, el futuro gran director francés François Truffaut, escribió en su reseña de la cinta Llévame en tus brazos: "¿Acaso baila Ninón para alcanzar la gloria? De ninguna manera, nunca. ¡Está clarísimo que Ninón baila por placer!".
Con el declive dl cine de rumberas, Ninón Sevilla se retiró de la industria. El último filme de su primera etapa fue la comedia musical española Zarzuela 1900.
Ninón Sevilla retornó al cine en 1981 de la mano del realizador Mario Hernández, quien la dirigió en la cinta estrenada en 1984 Noche de carnaval, por la cual ganó el Ariel a la Mejor Actriz del Año. Además de una aparición especial en la cinta sobre Benny Moré, Hoy como ayer (1987), Ninón intervino en breves papeles en otras películas de Hernández, siendo la última Rumbera caliente, en 1989.
Ninón Sevilla debutó en televisión en 1964, con un pequeño papel en la telenovela Juicio de almas, producida por Ernesto Alonso. Luego del resurgimiento de su carrera, realizó un pequeño rol en la telenovela Tú eres mi destino. La actriz se incorporó de lleno al género a partir de su participación en Rosa salvaje, al lado de Verónica Castro, en 1987. A ésta, le siguen historias como Cuando llega el amor(1989), Las secretas intenciones (1992), María la del barrio (1995), La usurpadora (1998), Rosalinda (1999), Amarte es mi pecado (2004), y Qué bonito amor (2012), entre otras. En el medio de las telenovelas, Ninón ha dado origen a un nuevo "mito popular", al encarnar a mujeres alegres, humildes y de clases bajas. Al igual que figuras como Silvia Derbez, Meche Barba y Carmen Salinas, Ninón es un elemento indispensable en las tramas de vecindad de las telenovelas mexicanas.
Ninón Sevilla sostuvo un romance durante varios años con el productor cinematográfico Pedro Arturo Calderón. Eventualmente, contrajo matrimonio con el médico cubano José Gil, de quien enviudó poco después. Eventualmente sostuvo otra relación amorosa, fruto de la cual nació su único hijo, el músico Genaro Rodríguez.
Además del Premio Ariel y los múltiples homenajes en diversos festivales de cine, en 2012 Ninón Sevilla fue interpretada por la actriz Ariadna Pérez Mijares en la cinta biográfica El fantástico mundo de Juan Orol, dirigida por Sebastián del Amo. Dos años más tarde, la actriz fue objeto de un homenaje de parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Cineteca Nacional de México por su trayectoria e influencia en el cine de México.
Murió el 1 de Enero de 2015 en la ciudad de México a los 85 años de edad, debido a un paro cardiaco.

Ninon Sevilla – Perlas Cubanas
CARATULA
1.Ninon Sevilla - Acércate Mas (3:03)
2.Ninon Sevilla - Así Así (2:55)
3.Ninon Sevilla - Caimitillo Y Marañón (2:07)
4.Ninon Sevilla - El Marañón (2:22)
5.Ninon Sevilla - La Llave O La Cerradura (2:52)
6.Ninon Sevilla - La Viuda Del Muerto (2:23)
7.Ninon Sevilla - Lo Ultimo (3:00)
8.Ninon Sevilla - Los Hermanos Pinzón (2:14)
9.Ninon Sevilla - Salud Y Dinero (1:54)
10.Ninon Sevilla - Se Te Cayo El Tabaco (3:09)

jueves, 12 de marzo de 2015

LA DIMENSIÓN LATINA

Se creó el 15 de marzo de 1972 en un primer ensayo en La Guaira, en casa de Enrique Iriarte. Debutan en la cervecería "La Distinción" de Caracas, en El Rosal. Es fundada por Oscar D'León, César Monges ("Albóndiga"), José Rodríguez (Joseíto), José Antonio Rojas (Rojitas), Elio Pacheco y Enrique (Culebra) Iriarte. Su primer disco fue una grabación compartida con el Clan de Víctor en 1972, ya que Víctor Mendoza, productor musical del sello, debía rendir un disco más con su agrupación y quiso dar la oportunidad a la naciente Dimensión Latina. De ahí se desprende el primer éxito del sexteto; "Pensando en ti", interpretado por el sonero Oscar D'León. Luego de la breve estadía de Enrique Iriarte al piano, ingresa Jesús "Chuíto" Narváez, con quien se hizo dicha grabación. Durante el año 1973 graban su segundo disco, llamado "Dimensión Latina" donde gana reconocimiento y participa en eventos importantes, como el carnaval de Maracaibo, lanzando su tercer álbum "Triunfadores". En 1974 se une a la orquesta el bolerista Wladimir Lozano, con lo que la agrupación gana en profundidad interpretativa, de la dupla del llamado Sonero Mayor y Lozano dio germen a importantes interpretaciones y éxitos comerciales que le ganaron a la banda reconocimiento internacional. §La consagración[editar] "Dimensión Latina '75", la siguiente producción de la orquesta, es para algunos críticos la más lograda e icónica. Incluyó temas de extraordinario éxito comercial como "Taboga", "Llorarás", "Parampampam", "La Vela" y "Cañonazo", que catapultaron la carrera de la Dimensión y le dio un lugar de reconocimiento en el mundo de la salsa que, en ese momento, estaba casi reservado a las orquestas del boom salsero de Nueva York. En producciones siguientes se incluyeron nuevos logros comerciales e interpretativos como "Dolor cobarde", "El frutero" y "Dormir contigo". Posterior a su presentación en Estados Unidos, la Dimensión produce el disco "La Dimensión Latina en Nueva York" (1976), el cual sería el séptimo y último disco de la orquesta con Oscar D'León, quien abandonaría la agrupación para iniciar una exitosa carrera en solitario. PATRIMONIO CULTURAL Con 37 discos, la Dimensión Latina se ha consagrado como una de las agrupaciones salseras de mayor renombre en la música caribeña y el espectáculo, por ello, el 12 de junio de 2012, gracias al Gobierno Bolivariano del Municipio Libertador de Caracas, Capital de Venezuela, fue declarada Patrimonio Cultural, según Gaceta Municipal N° 3542-G. de igual manera fueron condecorados a sus miembros fundadores y actuales integrantes a saber: CESAR MONGES, ELIO PACHECO, JOSEITO RODRIGUES, JOSE ROJAS, RODRIGO MENDOZA Y WLADIMIR LOZANO, con la Orden Waraira Repano en su Primera clase.

Discografía[editar]
 El Clan de Victor y Dimensión Latina (1972)
Dimensión Latina 72 (1972)
Triunfadores (1973)
En la Dimensión Latina (1974)
Dimensión Latina 75 (1975)
Dimensión Latina 76 (1976)
La Dimensión Latina en Nueva York (1977)
La Dimensión Latina 77 o Internacional (1977)
Los generales de la salsa o (Presentando a Andy Montañez) (1977)
780 kilos de salsa (1978)
Tremenda dimensión (1978) Inconquistable (1978)
Dimensión Latina 79 o Solid Gold (1979)
Combinación Latina Nº 4 (1979)
Dimensión Latina (1980)
El número uno con la número uno (1980)
Para siempre (1981)
Cuerda para rato (1981)
10 Años repartiendo salsa (1982)
Producto de exportación (1984)
Los dueños del Caribe (1990)
Los Generales de la salsa (1991)
El rencuentro (1995)
Gaita y trombón (1996)
Compadre querido (1998)
Dimensión Latina 98 (1998)
Con Rey Ruiz y Andy Montañez Neurosis (1999)
Al paso (2005)
Pal Bailador (2006)
1972
1972
1972
2006